Trespass Trio feat. Susana Santos Silva – Live in Oslo (Clean Feed Records, 2023)

Trespass Trio feat. Susana Santos Silva – Live in Oslo (Clean Feed Records, 2023)

TRESPASS TRIO feat. SUSANA SANTOS SILVA

Live in Oslo (Clean Feed Records, 2023)

22

Octubre, 2024

Trespass Trio feat. Susana Santos Silva. Live in Oslo (Clean Feed Records, 2023). Martin Küchen, saxofón. Per Zanussi, contrabajo. Raymond Strid, batería. Susana Santos Silva, trompeta.

 

Texto: Ricky Lavado

Fotos: Concesión del artista

Bajo la dirección del saxofonista sueco Martin Küchen, Trespass Trio es una formación con largo recorrido que desde hace muchos años ya se ha ganado por derecho propio ser una de las piezas claves del jazz nórdico de las últimas décadas. Junto a Küchen, el trío está completado por el batería sueco Raymond Strid y el contrabajista noruego Per Zanussi. Abanderados de la sobriedad, la frialdad y la elegancia; y habituales en el catálogo de Clean Feed Records (tanto Trespass Trio como otros diversos proyectos de sus miembros); resulta interesante la decisión del trío de colaborar con la trompetista portuguesa Susana Santos Silva, una de las voces más personales, interesantes y en continua metamorfosis creativa que ha ofrecido la vanguardia del jazz europeo y la música experimental en los últimos años.

Grabado en directo en la edición de 2018 del festival Noruego Blow Out Festival, Live In Oslo recoge cinco composiciones pertenecientes a anteriores lanzamientos de Trespass Trio, con la suma de Susana Santos Silva como aporte de sonido moderno al enfoque old school habitual del trío sueco/noruego. Una vez escuchado el disco, resulta imposible no envidiar a los afortunados que asistieron a dicha actuación, porque el resultado es sencillamente brillante.

Live In Oslo es un disco asentado en la tradición, que suena clásico y atemporal a la vez. No hay disrupciones modernas ni aventuras experimentales a lo largo de esta grabación; la combinación de Trespass Trio con Susana Santos Silva suena a cuarteto tradicional, como si fuera una formación con décadas de interacción a sus espaldas. En este Live In Oslo encontramos elementos de swing e incluso aromas de blues por momentos (como en la maravillosa “Sounds & Ruins”), así como melodías bellísimas e improvisaciones explosivas (“In Tears”). Hay ambientaciones sombrías y melancólicas, cercanas a un lamento, como en la inicial “A desert on fire, a forest”; una pieza apasionante en la que trompeta y saxofón se unen en una especie de canto fúnebre sobre las cuerdas del contrabajo de Per Zanussi. La compenetración entre Zanussi (esta vez tocando con arco) y el tremendo trabajo rítmico de un Raymond Strid en estado de gracia tras la batería, brilla especialmente en la cinemática y espiritual “The spirit of Pitesti”; mientras que el cuarteto derrocha clase, sinergia y compenetración perfecta al entregarse al frenetismo bebop de “A different Koko”, una relectura libre y expansiva de Charlie Parker.

Juegos veloces e inventivos de llamada y respuesta entre la sección de vientos (tanto Martin Küchen al saxo como Susana Santos Silva a la trompeta están espectaculares en todo momento), cambios constantes de tempo y ritmo en la base rítmica, subidas y bajadas de intensidad, concreción cuando toca y libertad improvisada cuando es requerida… Live in Oslo parece documentar, más que un simple concierto, una celebración de los códigos clásicos del jazz por parte de cuatro talentos que dejan sin aliento y que funcionan a la perfección uniendo esfuerzos. Ojalá esta formación no se quede en lo anecdótico y podamos disfrutar de más música maravillosa en el futuro como la recogida en este excelente disco.

Texto: Ricky Lavado

Octubre 22, 2024

Música Imaginaria – Baldo Martínez Sextet (Karonte, 2024)

Música Imaginaria – Baldo Martínez Sextet (Karonte, 2024)

BALDO MARTÍNEZ SEXTET

Música Imaginaria (Karonte, 2024)

21

Octubre, 2024

Baldo Martínez Sextet. Música Imaginaria (Karonte, 2024). Baldo Martínez, contrabajo. Lucía Martínez, batería. Juan Sáiz, flauta, saxofón. Andrés Coll, vibráfono. Joao Barradas, acordeón. Julián Sánchez, tromepta.

 

Texto: Ricky Lavado

Fotos: Juan Fran Ese, Elvira Megías, Erre de Hierro, Antonio Torres

 

 

 

 

 

Dicen de Baldo Martínez que “en su contrabajo habitan todas las escuelas”, y por muy desorbitada que parezca la frase, resulta bastante más ajustada a la realidad de lo que parece. La entrega más reciente del incombustible compositor ferrolano nos llega de la mano de Karonte Records y lleva por título Música imaginaria. Se trata de un disco concebido al amparo del Festival de Jazz de Vitoria, creado gracias a una residencia artística auspiciada por el festival, y muestra del envidiable estado de gracia creativa en el que se encuentra el contrabajista, por un lado, y del importantísimo papel que los festivales juegan cuando no se limitan a programar conciertos, sino también a ofrecer infraestructuras para generar sinergias colaborativas entre artistas. En este caso, la sinergia que da forma a Música imaginaria representa un viaje casi perfecto por la geografía ibérica: a los gallegos Baldo Martínez y Lucía Martínez (batería) se unen el saxofonista y flautista cántabro Juan Sáiz, el vibrafonista ibicenco Andrés Coll, el acordeonista portugués Joâo Barradas y el trompetista granadino Julián Sánchez.

Cualquier persona familiarizada con la discografía de Baldo Martínez sabe que siempre es interesante y enriquecedor asomarse a cada nuevo capítulo de una carrera caracterizada por la excelencia (sí, así de bueno es), y en este caso la formación de sexteto elegida por el gallego viene a ser un all stars de la escena del jazz contemporáneo europeo actual. Viendo a los responsables de Música imaginaria, uno ya da por hecho que el material va a ser de calidad, pero en esta ocasión no se trata simplemente de un muy buen disco hecho por grandes músicos: este álbum es una de las obras más completas e indiscutibles que han surgido en este país en muchos, muchos años.

El sexteto excepcional comandado por Baldo Martínez nos ofrece una hora de música maravillosa, repleta de desarrollos sorprendentes y emocionantes, en forma de composiciones que vuelan libres y se van desplegando hacia caminos de una belleza arrebatadora. Todo es elegante aquí, todo suena emocional y cuidado hasta el extremo, todo encaja de una manera extraña y casi mágica en un collage improbable de jazz contemporáneo, improvisación libre y sonoridades deudoras del folklore. Todo es orgánico, natural y armonioso: hay luz en todo momento. Música imaginaria es un trabajo completísimo en el que vibráfonos, acordeones, fiscornios, marimbas y flautas se entrelazan de forma festiva, bella e imaginativa en torno a elementos más convencionales de la tradición del jazz como el saxo, la batería, la trompeta o el contrabajo para crear una obra fascinante, original, adictiva desde la primera nota y totalmente escurridiza a la hora de buscar etiquetas para intentar definirla.

Cada momento de este disco es un derroche de talento y creatividad que quita el hipo: el pulso juguetón y saltarín de “A través del muro”, en el que la banda se muestra exuberante en arreglos y explosividad tímbrica, o la solemnidad y dramatismo de “Gaia” (uno de los momentos en los que Baldo Martínez, generoso en todo momento a lo largo del disco, se pone al frente y nos regala una clase magistral de expresividad y emoción convirtiendo su contrabajo en un quejido misterioso antes de que la flauta de Juan Saiz haga despegar la pieza hacia la estratosfera); el ambiente mágico y soñador de las marimbas y vibráfonos de Andrés Coll en “Ruliña y su mundo”, con el acordeón de Joâo Barradas entregado al intimismo y a la melancolía; la belleza casi desarmante de “Luz de marzo” y sus fraseos de saxo desbordantes de clasicismo y elegancia; la abstracción desestructurada que poco a poco deriva en groove de “Todos fuera”; el misterio ambiental y brumoso de “Live in Oviedo” como cierre de disco, con la voz de Lucía Martínez resonando de fondo como lamento ancestral… El nivel creativo e interpretativo es altísimo en todo momento en este disco, y aunque no hay eslabones débiles en este sexteto (es apabullante lo bien que suenan estas seis personalidades), es de justicia destacar el trabajo de Lucía Martinez a la batería: el despliegue de recursos, versatilidad, clase e inventiva de Díaz en este álbum es de otro planeta. La brillantez y compenetración rítmica entre la batería y el contrabajo es fascinante a lo largo de Música imaginaria, ofreciendo a cada composición unos cimientos con una solidez, seguridad e inventiva que quitan el aliento y se convierten en colchones perfectos sobre los que el resto de elementos vuelan libres hasta alcanzar cotas de calidad realmente altas.

Escuchen este disco con atención, y cuando termine, escúchenlo una y otra vez; cada vez que se acerquen a él van a descubrir nuevos recodos de genialidad, talento y luz. Música que ensancha el alma.

 

 

Texto: Ricky Lavado

Octubre 21, 2024

Futuro Ancestrale – Giuseppe Doronzo | Andy Moor | Frank Rosaly

Futuro Ancestrale – Giuseppe Doronzo | Andy Moor | Frank Rosaly

Giuseppe Doronzo | Andy Moor | Frank Rosaly

Futuro Ancestrale (Clean Feed, 2024)

08

Octubre, 2024

Futuro Ancestrale. Clean Feed, 2024. Giuseppe Doronzo (baritone saxophone, Iranian bagpipes) | Andy Moor. (electric guitar) | Frank Rosaly (drums, percussion)

By Ricardo Vicente Paredes

Photos: Eric Van Nieuwland

In a title full of intention, the reed player Giuseppe Doronzo (baritone saxophone, Iranian bagpipes) together with Andy Moor (electric guitar) and Frank Rosaly (drums, percussion) present a diaphanous arc to reflect through their music, in the present, a future made of ancestors. A record composed of four guiding lines of thought – made up of themes from previous and current compositions. The album is a recording of the concert at the BIMHUIS hall in Amsterdam in June 2022, in the space of the complex dedicated to free jazz and improvised music.

This trio defies ready-made conventions and plunges us into primordial sound elements, whether through the use of Rosaly’s minimalist percussion, which draws subtle spectra from the cymbals, or through the use of distant voices coming from muezzins in imaginary minarets, or through the inebriated registers of the Iranian double-voiced bagpipe – the ney-anbān – operated by Doronzo. These concrete elements put into practice by Doronzo, Moor and Rosaly bring an ancestry that becomes organic and functional when intertwined with the other instruments, such as the baritone saxophone, the electric guitar and the snare drum and related percussion elements.

With ‘Neptuno’ the matrix of the discourse is inscribed, a brief entrance in which an idea of distant time is imposed, largely due to the sparse and torn timbres of the percussion brass and a languid tubular voice of breath coming from afar. In addition to the distant time orientation, they dare to play on the floor, organised by Doronzo’s previous writing in ‘Hopscotch’. An exploration between stimulus and response, coming from the release of the marker, either by the baritone or by the guitar, in a permanent rhythmic stimulus by Rosaly’s drumsticks. In a framework defined by the trio’s entertainment, it’s clear that they enjoy a broad, playful gift for understanding. A theme in which the electric strings of Moor’s guitar explore possibilities that a Derek Bailey once inscribed in the panorama of free music atonality. In another constructive revelation in real time between the three, there is the notion of sudden time, very much due to an exuberant sound manifestation. The rise of material as if it were lava through the sound of strings and drums. This is evident in ‘Magma’, where the expression of Rosaly’s dry, bubbling snare drum illustrates the matter that expels air before becoming rock. This emanation is heard in a wondrous bagpipe that leaves us in a state of sonic enchantment. The temporal idea explored so far is projected diachronically in ‘Digging the Sand’, with which they make a deep cyclical excavation of the bordered strings, a passage into the future, supported by a journey whose lulling by the sound of the muezzin’s call from on high transports this summoned ancestry. The ritualised tempo of the march is the warm, whistling phrasing that leads along an endless path that opens up to a final non-closure of the narrative, towards the future.

Since the future is only an imaginary construction, lived in the present, it is essential that it can be wished for with an idea of salvation. In this sense, and still in this time, this recording by Doronzo, Moor and Rosaly is linked to the philosophical reflections collected by the Indigenous thinker Krenak in ‘Ancestral Future’. This is the future we can start to live now, in a dance of wonder and celebration. We will have to listen with hope to the time to come, knowing how to wait for the moment when the ‘Graduate of Witchcraft’ is revealed, as a magical step that the very near future holds in the record.

Texto: Ricardo Vicente Paredes

Octubre 08, 2024

Time To Stay – Sergio Pamies

Time To Stay – Sergio Pamies

TIME TO STAY – SERGIO PAMIES

Dave Liebman & Paquito D’Rivera

28

Septiembre, 2024

Texto: Pedro Martínez Maestre

 

 

 

New trad Records 007.  Sergio Pamies piano, composición y arreglos/ Alex Norris trompeta y flugelhorn/ Michael Thomas saxopfón alto y soprano/ Marshall Gilkes trombón/ Samuel Torres percusión/ Jimmy Macbride bateria/ Ricky Rodríguez contrabajo. Artistas Invitados: Dave Liebman al saxofón alto en “Time to Say”/ Paquito D’Rivera en el clarinete en “Nana para Sergito”. Colaboraciones: Daniel Pardo flauta en “Miold Man”/ Miguel Fernández “El Cheyenne” percusión y palmas en “Time to Say”.

Time to Say es el sincero homenaje de Sergio Pamies a la rica historia del jazz latino en Nueva York.

Inspirándose en sus raíces españolas y en los ritmos afrocubanos que impregnan la escena musical neoyorquina, Sergio Pamies fusiona estas influencias con la tradición del jazz post-bop. Siguiendo los pasos de grandes figuras del jazz como Horace Silver, Slide Hampton y Art Blakey, Pamies teje un entramado musical complejo que es a la vez innovador y que se siente profundamente arraigado en la tradición del jazz latino.

Publicado por New Trad Records y producido por el galardonado con un Grammy Samuel Torres, el tercer álbum de Pamies reúne a leyendas del jazz como Dave Liebman y Paquito D’Rivera, llevando “Time to Say” a un nuevo nivel de sofisticación y de vitalidad. Ambos artistas aportan su arte y savoir faire a este excitante proyecto, llevando la música de Pamies a un nuevo nivel de sofisticación y energía, sin perder ni un ápice de su encanto y sensibilidad habituales.

Este álbum también cuenta con un colectivo de músicos afincados en Nueva York, todos ellos ligados a la aclamada y nominada al Grammy Terraza Big Band. Michael Thomas, Alex Norris, Marshall Gilkes, Jimmy MacBride y Ricky Rodríguez dan vida a la visión moderna del jazz propia de Pamies.

Estamos, sin duda, ante una obra maestra vibrante y llena de energía. Un gran trabajo, desde la composición a los arreglos pasando por la producción, que establece un nuevo estándar en la ya prolongada carrera de Pamies, que, no olvidemos, cuenta con dos magníficos discos como líder a sus espaldas: Borrachito (Bebyne 2010) y What Brought you Here? (Bebyne 2017). Además de una laureada carrera como sideman y arreglista en la que Sergio ha colaborado con una enorme plétora de artistas llegando en la que ha llegado incluso a firmar discos con Concord Records.

Texto: Pedro Martínez Maestre

Septiembre 28, 2024

Matthew Shipp Trio – New Concepts in Piano Trio Jazz (ESP Disk’)

Matthew Shipp Trio – New Concepts in Piano Trio Jazz (ESP Disk’)

Matthew Shipp Trio

Michael Bisio / Newman Taylor Baker

New Concepts in Piano Trio Jazz

29

Julio, 2024

Texto: Pedro Andrade

Fotos: Eva Kapanadze

Etiqueta: ESP-Disk,2024

 

Matthew Shipp Trio, New Concepts in Piano Trio Jazz (ESP-Disk,2024). Matthew Shipp,piano/ Michael Bisio, contrabajo/ Newman Taylor Baker, batería.

Matthew Shipp Trio lanzó el pasado mes de abril el álbum New Concepts in Piano Trio Jazz

 

 

El último álbum de Matthew Shipp, New Concepts in Piano Trio Jazz, presenta un nuevo estímulo al panorama del free jazz, mostrando una vez más a un Shipp innovador, en continua búsqueda y con nulo complejo por incluir texturas sonoras provenientes de diferentes galaxias mentales.  Lanzado en 2024 bajo el sello ESP-Disk, el álbum cuenta con Matthew Shipp al piano, Michael Bisio al contrabajo y Newman Taylor Baker a la batería. Este es ya el séptimo trabajo de estudio de esta formación, que ha conseguido, en estos nueve años de trabajo conjunto, algo que es crucial para sonar con el empaque y profundidad que les caracteriza: telepatía.

El álbum destaca por su perfecta combinación entre composición e improvisación, siendo el escenario apropiado con el que el lenguaje musical de Shipp, trabajado durante décadas, baila a sus anchas en ocho magníficas improvisaciones. La composición del álbum tiene que ver principalmente con lo conceptual, con los motivos, las texturas, con los cortes rítmicos y con las dinámicas propuestas por el pianista a sus músicos en diferentes secciones.

Como el mismo Shipp indica en una reciente entrevista: “simplemente empecé a tocar lo que estaba en mi cabeza y les dije a los chicos que saltaran al agua conmigo”. Los tres instrumentistas van hilvanando así, progresivamente, la música que va aconteciendo. El concepto que propone Shipp tiene que ver con la búsqueda del arquetipo del compositor espontáneo, haciendo referencia a autores barrocos como Bach o Bethoven, o a algunos más contemporáneos como los pianistas Cecil Taylor o Keith Jarrett a los que Shipp considera “humildemente” haberse unido en estos últimos años de su carrera musical.

Ser un improvisador, como el mismo Shipp indica, supone decir cosas coherentes en tiempo real. En New Concepts in Piano Trio Jazz, encontramos plasmada esta idea, en él se pueden escuchar, sorprendentemente, algunos cortes melódicos con estructuras firmes como es el caso del Walking deambulante del contrabajo de Bisio en The Function al que se le añaden, a modo de líneas discursivas asimétricas el piano de Shipp y la percusión revoltosa de Baker.  El trío de Shipp, demuestra extrema concentración en todos los cortes y un nivel excepcional de cohesión e interacción.  Esta dinámica es particularmente evidente en temas como Non Circle y Tone IQ, donde el trío navega con facilidad por estructuras complejas y tonalidades cambiantes.

Las narrativas musicales que se siguen entre pieza y pieza son complicadas pero atractivas dando muestra de la maestría técnica y la profundidad emocional que Shipp y su trío desprenden en cada una de sus creaciones. Por ejemplo, Non Circle, presenta un intrincado patrón de batería de Baker que evoluciona hacia una pieza ricamente texturizada con sutiles pasajes de bajo a doble tiempo de Bisio. Mientras tanto, Tone IQ comienza de manera abstracta, abrupta y aleatoria, para posteriormente transformarse en una pieza lírica y tonal que oscila entre la atonalidad y la bitonalidad sin perder su hilo melódico.

New Concepts in Piano Trio Jazz, ilustra la capacidad de Matthew Shipp para traspasar los límites del jazz manteniendo un sonido coherente y fresco, en el que el balance de lo espontáneo y lo crudo que se recoge en las grabaciones en directo mantiene siempre en alto el buen nombre del improvisador, aquel narrador de historias espontáneas que compone su trama en el devenir de lo racional y lo irracional.

 

Texto: Pedro Andrade

Julio 29, 2024

Pat Thomas ISM – Maua (577 Records)

Pat Thomas ISM – Maua (577 Records)

Pat Thomas ISM

Maua (577 Records)

04

Julio, 2024

Pat Thomas – Piano/ Joel Grip – Contrabajo/ Antonin Gerbal – Batería.

Grabado el 21 de mayo de 2022 por Alexis Baskind en Au Topsi Pohl, Berlín, Alemania
Mezclado por Pat Thomas. Tracklist:  1. Maua  (41:16) 2. Niloo’s Dream (6:22). Release Date: February 16, 2024

By: 577 Records

Texto: Ricky Lavado

Ambiente de club, entrechocar de copas, acústica íntima y esa sensación tan extraña de describir que atesora el carácter único e irrepetible de una experiencia en directo; más irrepetible aún si se trata de una sesión de improvisación libre a cargo de tres titanes del jazz actual.

Grabado en directo en Berlín como punto final a una residencia de cuatro días en el club Au Topsi Pohl, Maua (“flor”, en swahili) muestra al veterano pianista británico Pat Thomas liderando ISM; un trío completado por el sueco Joel Grip al contrabajo y el francés Antonin Gerbal a la batería (los tres forman parte a su vez del proyecto Ahmed). Ampliamente conocido por su trabajo junto a Ebo Taylor en los sesenta y setenta del siglo pasado, Pat Thomas conjuga en su laureada carrera las intersecciones creativas entre jazz clásico, avantgarde, experimentación electrónica, highlife, afrobeat y pura improvisación libre. La música de Pat Thomas se convierte en una combinación mágica de habilidades sorprendentes de improvisación y atmósferas inspiradoras y aventureras; siempre hay juego en su forma de componer, siempre hay afán de investigación y ganas de disfrutar; y con Maua todos esos elementos quedan sublimados a la perfección.

Maua es el cuarto trabajo de ISM, con el que han decidido rendir homenaje a la historia del trío de piano, convirtiendo una extensa improvisación y una pieza más breve en un viaje fascinante a través de estilos y sonoridades que rinden pleitesía al hard bop, al free jazz, a los aires latinos y a mil cosas más. En esta ocasión, el carácter improvisado de la sesión no deriva hacia terrenos rupturistas: la experimentación y la libertad desplegada a lo largo de los 41 minutos que dan forma al primer tema del disco (titulado también “Maua”) se convierten en una pieza asombrosamente cohesionada en la que Pat Thomas toma el mando y deja que su imaginación vuele muy, muy alto en un despliegue de creatividad y frescura que deja sin aliento. Grip y Gerbal reaccionan de forma aparentemente telepática a los distintos pasajes e intensidades que Thomas va poco a poco desarrollando, convirtiéndose en un colchón rítmico imbatible. A pesar de no adherirse a estructuras concretas, “Maua” suena como una sola pieza coherente, transitando por diferentes fragmentos de forma orgánica. El juego de dinámicas (un derroche de clase y veteranía) hace que en ningún momento la composición caiga en la repetición o el aburrimiento, y Pat Thomas suena a clásico la mayor parte del tiempo, más centrado en la elegancia y el confort que en los terrenos más abruptos a los que suele entregarse en otras facetas de su trayectoria.

Tras el vendaval que suponen esos más de cuarenta minutos de quiebros y brillantez desatada, el disco se cierra con “Niloo’s Dream”; una pieza suave, deliciosa, casi convencional por momentos, en la que el piano suena incluso romántico, colocado otra vez en el centro expresivo de la composición. “Niloo’s Dream” suena emocionante, añeja e íntima, y supone un recodo de calma y belleza perfecto para cerrar el disco a modo de coda dulce y serena, dejándonos sumergidos en el recogimiento, con una sonrisa de oreja a oreja y satisfechos tras un viaje fascinante por paisajes sonoros preciosos; un viaje que vale la pena experimentar.

 

Texto: Ricky Lavado

Julio 04, 2024

Pin It on Pinterest